jueves, 28 de abril de 2016

4º ESO. PROPUESTA DE ACTIVIDAD DE LA FOTOGRAFÍA

16. FOTOGRAFÍAS                  
Realizar las siguientes fotografías digitales con cámara o móvil:
· Composición en la que predominen las líneas verticales
· Composición en la que predominen las líneas horizontales
· Composición en la que predominen las líneas oblícuas
· Composición en la que predominen las líneas curvas
· Composición en la que exista un punto de fuga
· Composición en la que predominen los colores fríos
· Composición en la que predominen los colores cálidos
· Tres composiciones con diferentes claves tonales: alta, baja y contrastada. Se puede retocar  con algún programa de retoque fotográfico para enfatizar el efecto que se desea.
· Bodegón de los productos ofertados en el negocio del alumno. Se cuidará la composición, la iluminación, el encuadre y el enfoque.
· Dos fotografías retocadas con algún programa de retoque fotográfico:
oUna fotografía de retrato (selfie) con aspecto antiguo (color sepia, bordes rasgados, efecto de desgastado, etc…)
oFotografía de temática libre a la que se ha realizado cambios de color (efecto pop art)

INDICADORES  PROPUESTA 16


Indicadores básicos
Valor del indicador
Se realizan todas las fotografías pedidas y todas cumplen con los requisitos exigidos en el enunciado.
4
La composición está bien encuadrada.
1
La composición está bien enfocada
1
A valorar si supera los indicadores anteriores

La fotografía tiene intencionalidad estética.
2
La iluminación es correcta.
1
La fotografía es coherente con el proyecto de negocio planteado por el alumno.
1


4º ESO, FOTOGRAFÍA

Funcionamiento básico de la cámara fotográfica

LA FOTOGRAFÍA
  1. Funcionamiento básico de la cámara fotográfica
  2. Enfocar la imagen
  3. El diafragma y la profundidad de campo
  4. La velocidad de obturación
  5. El ojo y la cámara: captar las imágenes
  6. El control de la imagen por medio de los objetivos
            Objetivo normal
            Objetivos gran angular
            Teleobjetivos
  1. Cómo incide la posición del sol en la fotografía
            Sol directo
            Sol bajo
            Contraluz
            Luz difusa
            El alba y el crepúsculo
  1. Consideraciones sobre la composición fotográfica
  2. Las reglas de composición fotográfica
            La regla de los tercios
            Las líneas
            La dirección de los objetos
            Las formas en "S"
            Los marcos

  1. Funcionamiento básico de la cámara fotográfica
A pesar de los modernos avances técnicos de las cámaras digitales de hoy en día, el proceso básico por el cual un negativo se impresiona o un sensor capta una copia de la realidad sigue siendo el mismo que en las primeras cámaras.
En esencia, la cámara es un cajón oscuro con un agujero por el que entra la luz reflejada por el objeto que fotografiamos para plasmarse sobre un negativo o un sensor.
Las cámaras tienen tres mecanismos de control básicos para regular este proceso y obtener una foto nítida y correctamente expuesta:
Esquema de una cámara réflex.

Esquema de una cámara reflex
1.- El anillo de enfoque: Está situado en el objetivo. Al girarlo modificamos la distancia entre la lente y el plano de la película o el sensor digital. De esta forma logramos poner a foco el objeto fotografiado, que de otra manera saldría desenfocado al formarse su imagen en un plano anterior o posterior al de la película.
2.- El diafragma: Es el agujero por el cual entra la luz. En las cámaras réflex es un anillo formado por unas laminillas metálicas que permiten variar el diámetro de la abertura y regular de esta manera la cantidad de luz que entra.
3.- El obturador: Cuando pulsamos el botón de disparo estamos accionando el obturador. Suelen ser dos cortinillas que se abren y se cierran durante unas fracciones de segundo. El obturador controla el tiempo durante el cual se impresionará la película o el sensor digital.
  1. Enfocar la imagen
  • Para sacar fotografías nítidas debemos sujetar la cámara con firmeza para evitar que vibre, emplear velocidades de obturación adecuadas y enfocar con precisión.
  • La elección entre el enfoque manual y el autofoco se realiza mediante un botón situado en el cuerpo de la cámara o en los objetivos. El enfoque manual se realiza girando el "anillo de enfoque" situado en el objetivo de las cámara réflex.
  • Todos los objetivos tienen una distancia mínima de enfoque por debajo de la cual no es posible sacar una foto nítida. Tampoco se puede enfocar todo el espacio, desde la distancia mínima de enfoque hasta el infinito. Únicamente podemos enfocar una porción de espacio denominada "profundidad de campo", y es más pequeña cuánto más cerca enfocamos y mayor cuando enfocamos hacia infinito.
  • Las cámaras compactas de gama baja no suelen dar la posibilidad de enfocar manualmente. Respecto a las de gama media y alta, conviene leer el manual de instrucciones. Algunas tienen un botón en el cuerpo de la cámara para liberar el enfoque y en otras es una opción escondida en los menús de la cámara.
  • La profundidad de campo puede modificarse dentro de unos límites establecidos por la distancia a la que nos encontremos del sujeto y por la distancia focal del objetivo que empleemos, actuando sobre la abertura del diafragma.
Enfoque
A medida que enfocamos más lejos de la cámara, la zona nítida, denominada profundidad de campo, es mayor.
  1. El diafragma y la profundidad de campo
  • En las cámaras fotográficas, el mecanismo que controla la profundidad de campo es el diafragma. Como ya hemos visto, la profundidad de campo es la porción de imagen que aparece enfocada. Con ayuda del diafragma y la velocidad de obturación controlamos la exposición, que es la cantidad de luz que llega a la película.
  • La abertura del diafragma, o abertura del objetivo, se ajusta mediante una anillo que suele estar en el propio objetivo y viene graduado con una serie de "números f/":f/1 – f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22
  • El tamaño de la abertura del diafragma disminuye al aumentar el "número f/"; eso significa que con f/2 entrará más luz que con f/5.6. También podemos deducir que los objetivos "más luminosos", o sea, los que permiten una abertura mayor de diafragma, son aquellos que tienen un número f/ más pequeño.
  • Por otro lado, una posición de diafragma (por ejemplo f/5.6) siempre dejará llegar la misma cantidad de luz al negativo independientemente del objetivo que utilicemos.
  • Cada número f/ aumenta al doble la cantidad de luz respecto al número f/ anterior y la reduce a la mitad respecto al que le sigue.
gran profunfidad de campo
Para esta imagen necesitamos una gran profundidad de campo, que obtenemos cerrando el diafragma.
  • En los objetivos, junto al anillo de enfoque, encontramos otra escala graduada que nos indica cuanto abarca la profundidad de campo. Como podemos ver, cuanto más pequeña es la abertura del diafragma (mayor número f/) más aumenta la profundidad de campo.
  • La mayoría de las cámaras mantienen siempre la máxima abertura de diafragma hasta el momento de pulsar el obturador con el fin de que tengamos luz suficiente para enfocar. No obstante, algunas tienen un botón de pre-visionado de profundidad de campo que acciona el diafragma a la abertura indicada y nos permite ver con precisión qué zonas aparecerán enfocadas.
Baja profundidad de campo
En otras ocasiones, los fondos difuminados que ofrece una profundidad de campo reducida, facilitan la composición.
  • La profundidad de campo también depende en buena medida del objetivo que utilizamos. En general, cuanto mayor es la distancia focal del objetivo más pequeña es la profundidad de campo que podremos obtener: con un objetivo de 35mm. se puede obtener mayor profundidad de campo que con uno de 100mm.
  • Ajustando la profundidad de campo mediante el diafragma podremos controlar a nuestro gusto el resultado final de una imagen. Por ejemplo, suele suceder que en la fotografía de paisaje queremos que aparezca enfocado desde el primer plano hasta el horizonte; entonces debemos reducir al máximo la abertura del diafragma. Para que llegue al negativo la luz correcta hay que aumentar el tiempo de exposición usando velocidades lentas de obturación, por lo cual, si no hay bastante luminosidad, habrá que colocar la cámara sobre un trípode u otro soporte improvisado para que no vibre. Usar un objetivo de distancia focal corta (menos de 50mm.) es lo más indicado para estas ocasiones.
  • También puede suceder el caso contrario: que deseemos centrar toda la atención en el tema de la foto y que no nos moleste nada de cuanto nos rodea. En este caso, abriremos el diafragma al máximo y de esta manera obtendremos un fondo desenfocado y liso. Este efecto se puede acentuar usando teleobjetivos (mayores de 50mm.) y acercándose mucho al tema, ya que la profundidad de campo es menor en los primeros planos y aumenta al alejarnos.
  1. La velocidad de obturación
  • Cuando pulsamos el disparador de la cámara, en realidad estamos accionando el obturador. Como ya hemos visto, el obturador suele ser unas cortinillas situadas delante del negativo, las cuales, al abrirse, dejan pasar la luz que impresionará la película o el sensor. Incluso las cámaras más modernas y automáticas del mercado no pueden "disparar" por nosotros, que debemos escoger el momento oportuno, cuando creamos que todo lo que vemos por el visor está correcto, y hacerlo bien, evitando vibraciones que malograrían la mejor de las imágenes.
  • La velocidad de obturación viene indicada en fracciones de segundos. Es decir, cuando escogemos una velocidad de 500, estamos aplicando un tiempo de exposición de 1/500 de segundo. La luz llegaría al negativo o el sensor digital sólo durante esa pequeña fracción de tiempo.
  • Cuanto mayor sea la velocidad (más grande el número que escojamos en el dial de velocidades) más pequeño será el tiempo de exposición. Si disminuimos o aumentamos en un punto la velocidad estamos duplicando o reduciendo a la mitad respectivamente el tiempo de exposición.
  • La velocidad máxima de las cámaras réflex digitales suele encontrarse entre 1/2000 y 1/4000, aunque también se pueden encontrar cámaras con velocidades de hasta 1/8000.
  • Naturalmente, cuanto más alta sea la velocidad, menor riesgo existirá de que la imagen no salga perfectamente nítida a causa de la trepidación de la cámara (el enfoque es otra cuestión). Sin embargo, con mucha frecuencia la elección de la velocidad está condicionada por la cantidad de luz. Si fotografiamos en condiciones de luz escasa tendremos que usar velocidades más lentas. En estos casos, si queremos congelar la imagen tendremos que usar película rápida o aumentar la sensibilidad ISO en las cámaras digitales.

Velocidades de obturación
  • Con un objetivo normal (50 mm en Paso Universal o Full Frame) una velocidad de 1/125 es suficiente para evitar vibraciones en la cámara. Velocidades menores, 1/30 o 1/60 requieren especial atención en el mantenimiento de un pulso firme. Cuando empleemos teleobjetivos deberemos usar velocidades de 1/250 y mayores si no queremos o no podemos usar soporte. Como regla, podemos emplear la velocidad inmediatamente superior a la distancia focal. Por ejemplo, para objetivos de 200 mm usaríamos 1/250 (la velocidad anterior es 1/125, aunque las modernas cámaras digitales permiten encoger fracciones de punto, por lo que pueden ofrecernos 1/200), para objetivos de 400mm usaríamos 1/500.
  • Podemos encontrar otros ajustes como "b" para exposiciones largas (el obturador permanecerá abierto mientras presionemos el disparador).
  • Lo mismo que sucedía con la abertura del diafragma, el resultado final de una imagen depende, en buena medida, de la velocidad de obturación que escojamos, especialmente en la fotografía de acción o con motivos en movimiento.
Velocidad de obturación rápida
Con una velocidad de obturación de 1/500 o mayor congelamos el agua de esta cascada.
  • Para captar con nitidez motivos en movimiento hay que recurrir a una velocidad alta de obturación, que dependerá de factores como la velocidad del objeto y la distancia a la que nos encontremos. Por ejemplo, podremos congelar con una velocidad de 1/125 a una persona que cruce el encuadre caminando cerca de nosotros, pero para poder congelar a un ciclista con esa misma velocidad de obturación deberíamos estar a 30 metros de distancia. Si el motivo viene hacia nosotros o se aleja necesitaremos una velocidad más lenta que si cruza el encuadre. Debemos situarnos de forma que todos estos factores nos favorezcan. Sin embargo el factor que más nos condicionará a la hora de escoger la velocidad de obturación será la luz. En condiciones de luz escasa podemos aumentar el ISO o aprovechar las pausas naturales de los objetos en acción, por ejemplo, disparar en el momento en que el columpio se encuentra casi estático en lo alto.
Velicodad de obturación lenta
Con una velocidad de obturación de 1 segundo o más lenta el agua en movimiento aparece difuminada.
  • En el ejemplo anterior, ese momento congelado condensa toda la fuerza del movimiento, pero en otras muchas ocasiones una imagen perfectamente definida y congelada puede transmitir una sensación de estatismo más que de movimiento. En estos casos, una velocidad más lenta, que proporcione una imagen ligeramente borrosa puede sernos más útil, especialmente si sólo una parte del motivo permanece borrosa, es decir, que no vuelva irreconocible al motivo. Por ejemplo: un Tío Vivo fotografiado a una velocidad de 1/30, mostrará las partes fijas congeladas, y sus brazos móviles ligeramente borrosos siguiendo la línea del movimiento.
Técnica del barrido
Técnica del barrido
  • También podemos usar la "técnica del barrido", que consiste en seguir con la cámara empleando una velocidad lenta al motivo que cruza frente a nosotros. Se suelen usar velocidades entre 1/30 y 1/125 y requiere de cierta práctica. Al usar esta técnica el fondo "barrido" da impresión de movimiento, mientras que el motivo permanece más o menos definido.
  1. El ojo y la cámara: captar las imágenes
  • El mundo está lleno de escenas impactantes, románticas, divertidas, melancólicas. A todos nos ha impresionado alguna vez un paisaje misterioso, una escena llena de color. Entonces apuntamos con nuestra cámara, nos aseguramos de enfocar bien, de ajustar la luz correcta, y de evitar que la cámara vibre y ¡zas!, ya está. Pero cuando revelamos el carrete o vemos la imagen en el ordenador nos llevamos una decepcionante sorpresa. Lo que tenemos delante no es lo que habíamos visto. ¿Por qué sucede esto?
  • La respuesta es que, a pesar de sus similitudes, el ojo y la cámara no funcionan igual. Aunque tiene capacidades inalcanzables para el ojo humano, como captar detalles del movimiento, en general la cámara no es tan versátil como nuestra mirada.
  • Nuestros ojos se adaptan a los cambios de luz a gran velocidad y restan importancia a los cambios de intensidad de luz entre luces y sombras (no muestran zonas negras ni "quemadas"), enfocan con tal rapidez que daría la impresión de que todo se encuentra siempre enfocado (la cámara tiene una profundidad de campo limitada), percibimos las imágenes en tres dimensiones y no planas, y sobre todo, nuestro cerebro es selectivo con lo que vemos. Esto significa que procesa la imagen y centra su atención en los detalles que nos interesan o nos impactan y desecha el resto.
Barcos
Estos barcos dispuestos a ser reparados estaban rodeados de otros objetos y maquinaria del puerto, pero desde este ángulo y empleando un gran angular para dar profundidad a la escena, conseguimos aislarlos y centrar en ellos la atención del observador.
  • La cámara, por el contrario, capta todo junto mostrando la escena cargada de detalles sin interés que ensucian la escena que nuestro cerebro había "limpiado".
  • Por otra parte, no debemos olvidar que también posee ventajas que hay que aprovechar, como la capacidad de atraer nuestra atención con ayuda del encuadre hacia temas que pasarían desapercibidos, o la capacidad de congelar el movimiento.
  • Cuando ya tenemos esto presente, el siguiente paso es aprender a mirar para escoger el tema, es decir, decidir qué queremos mostrar. Y esto puede no ser fácil, porque suele haber mucho donde elegir a nuestro alrededor. Y cuanto más compleja y más abundante en detalles sea la escena más cuidadosos debemos ser para evitar cargar la foto de detalles que desviarían la atención del tema central.
Camino
Un camino rodeado de árboles altos. Para mostrar su magnitud, el fotógrafo ha de ser cuidadoso a la hora de componer la imagen. En este caso, la presencia del banco y la mesa de piedra al fondo nos ayudan a percibir la escala.
  • Una vez que hemos encontrado esa imagen o ese detalle que excita nuestros sentidos, es el momento de detenerse a reflexionar. Hay que observar la escena con calma por el visor. Debemos movernos alrededor del motivo (si es posible, claro) para buscar el encuadre más interesante o para eliminar detalles molestos. En ocasiones, simplemente desplazándonos unos metros podemos, por ejemplo emplear las hojas bajas de un árbol como marco para la fotografía de un paisaje o captar un reflejo en el agua o cualquier superficie reflectante que en principio nos había pasado desapercibido y que ofrece un nuevo punto de vista singular.
  • Todos estos pasos, aparentemente laboriosos, se realizan de forma mecánica con la práctica.
  • En este proceso fotográfico podemos incluso permitirnos el componer nosotros la escena (mover, quitar o añadir objetos). Son imágenes estudiadas, y a veces, diseñadas por el fotógrafo. Sin embargo no siempre es así. La vida está llena de instantes fugaces que, si el fotógrafo quiere captar, ha de estar preparado para anticiparse al momento. Si queremos plasmar una carcajada espontánea en una reunión o las consecuencias de las travesuras de nuestro gato, por poner algún ejemplo, hemos de estar al acecho, con todos los reglajes de nuestra cámara a punto y, por su puesto, con ella fuera de su funda.
  1. El control de la imagen por medio de los objetivos
  • Saber emplear el objetivo adecuado en cada momento puede ayudarnos a mejorar la calidad de nuestras fotografías. Cada objetivo plasma la imagen en el negativo o el sensor digital de una manera distinta, lo cual nos puede ayudar a obtener efectos interesantes, aislar o resaltar detalles, etc.
  • Los objetivos se definen por medio de la “distancia focal”, que es la distancia en milímetros que hay desde el negativo o el sensor al centro óptico de la lente cuando ésta enfoca al infinito. De esta manera tenemos objetivos de 28mm, de 50mm, de 200mm, etc.
  • Hoy día, los zoom se han popularizado tanto que podemos reunir en un solo objetivo varias distancias focales y obtener una buena calidad de imagen, como en el caso de los zoom 28-80mm. En formato completo y sus equivalentes en APS-C: 18-50mm y Cuatro Tercios: 14-40mm. La gran ventaja de estos objetivos es que nos permiten explorar las distintas composiciones de una imagen en función de la distancia focal sin necesidad de cambiar de objetivo continuamente.
Objetivo normal
  • Hasta no hace mucho, las cámaras réflex de 35mm. Venían con un objetivo de 50 o 55mm. Era el objetivo normal. Se fabricaba en serie y eran económicos.
  • Sus características principales son, por una parte la perspectiva natural que se obtiene con él, ya que presenta la imagen aproximadamente como la ve el ojo humano (esto también se puede obtener ajustando el zoom a 50-55mm.); y por otra su gran luminosidad: f/1,8 o f/1,4 son aberturas corrientes en estos objetivos, lo cual los convierte en grandes aliados para las tomas con luz escasa.
Objetivos gran angular
  • La visión de un objetivo normal de 50mm. en formato completo abarca unos 45º. Para traspasar ese límite y plasmar en el negativo más de lo que abarca la visión normal hay que recurrir a los objetivos de distancia focal corta o gran angulares: 35 mm, 28mm, 24mm, 18mm, 16mm, etc. Siempre refiriéndonos al formato completo o 35mm.
  • Estos objetivos doblan la luz y comprimen los objetos para que quepan en el negativo, de tal manera que los vemos más pequeños de lo que son en realidad. Estas distorsiones son más evidentes al emplear distancias focales de 28mm o menores y permiten obtener interesantes efectos especiales.
Imagen tomada con un gran angular
Los objetivos angulares expanden el campo de visión.
  • El empleo más habitual de los grandes angulares se da en circunstancias en las cuales el fotógrafo quiere abarcar una gran porción de espacio, pero no puede retroceder. Al recurrir al gran angular el espacio se comprime.
  • Por otra parte, al poseer una mayor profundidad de campo, estos objetivos permiten encuadrar y enfocar objetos del fondo y objetos cercanos.
  • Los objetivos grandes angulares más cortos, 18 mm., por ejemplo, permiten obtener distorsiones y perspectivas exageradas que añaden gran interés a determinadas fotografías, por ejemplo de paisajes o arquitectónicas.
Teleobjetivos
  • Los teleobjetivos producen el efecto contrario que los grandes angulares. Si estos parecían alejar la imagen para comprimirla, los teleobjetivos la acercan al reducir el ángulo de visión.
Imagen tomada con un teleobjetivo
Los teleobjetivos comprimen y acercan la imagen.
  • Cuanto mayor sea la distancia focal del objetivo mayor será el efecto de acercamiento o aumento de tamaño del objeto. Los más empleados son los comprendidos entre 80 y 200 o 250 mm en formato completo popularizados por los zoom 80-200 y sus equivalentes en APS-C (50-150mm) y Cuatro Tercios (40-100mm). Los de mayor distancia focal -400mm, 600mm-, necesitan un trípode para evitar que la imagen salga movida, por lo cual su uso es más engorroso.
  • Son especialmente útiles para fotografiar objetos lejanos, que de otra manera decepcionarían al quedar reducidos a una pequeña porción de la imagen rodeada de objetos accesorios que no nos interesaban.
  • Otro efecto muy interesante es que comprime los distintos planos de la imagen limitando la sensación de profundidad. Esto permite obtener, por ejemplo, majestuosas instantáneas de cadenas montañosas que se extienden a lo largo de kilómetros aparentemente comprimidas en un solo plano.
Ángulos de visión
  • También poseen una profundidad de campo muy limitada, por lo que son muy útiles para realizar retratos, y, en general, fotografiar cualquier objeto que queramos aislar del entorno.

  1. Cómo incide la posición del sol en la fotografía

Sol directo
  • El sol del mediodía ofrece ciertas ventajas al fotógrafo. Al haber suficiente luz no suelen existir problemas de trepidación de la cámara y podemos escoger sin problemas aberturas de diafragma pequeñas para obtener una buena profundidad de campo o velocidades rápidas para congelar el movimiento. También podemos emplear película más lenta para obtener un grano más fino y una mayor calidad en los detalles.
  • No obstante, en ocasiones hay que ser cuidadosos con la medición de la luz, pues un error en la exposición hará que no se muestren los colores tan brillantes y luminosos. Esto puede suceder si ese color brillante que nos llama la atención se encuentra en un entorno de medios tonos más oscuros y la medición se calcula para estos últimos. Este error se evita calculando la exposición para la zona más brillante o, en su defecto, subexponiendo ½ o 1 diafragma.
Posición del sol
Observa la diferencia entre la luz plana del sol del mediodía, a la izquierda, y la textura que revela el sol rasante de la tarde, a la derecha.
  • Un elemento muy útil para fotografiar a plena luz es el filtro polarizador, que intensifica los colores y elimina los reflejos de superficies como el agua.
  • No obstante, muchos fotógrafos no encuentran de su agrado este tipo de luz, con sombras muy duras y fuertes contrastes.
Sol bajo
  • El sol bajo del amanecer o el atardecer tiene un efecto diferente. El color de la luz produce tonos entre anaranjados y rosados que pueden dar un matiz de calidez y romanticismo a las fotografías. Por otra parte la luz rasante resalta las texturas y pone de manifiesto formas y relieves que estaban ocultos al mediodía. Las sombras son largas y suaves, sin fuertes contrastes. El momento preferido de gran número de fotógrafos
.Sol bajo
El sol bajo produce una luz cálida de tonos dorados que suele resultar muy favorecedora, en este caso, realza los colores de la madera del mobiliario y de la piedra.
Contraluz
  • El contraluz es el efecto de iluminación en el cual la cámara se dirige a la fuente de luz.
  • Cuando situamos el objeto fotografiado justo entre la cámara y el sol el contraste es extremo y, bien sobreexponemos el fondo, bien subexponemos el motivo y lo convertimos en una silueta oscura, lo cual suele ser la opción más acertada. Los mejores momentos para experimentar con este efecto suelen ser el amanecer y el atardecer para emplear los tonos cálidos del cielo como fondo.
Contraluz
Al realizar un contraluz, suele dar mejor resultado exponer para el fondo y mantener el primer término en sombra.
  • Cuando la fuente de luz se sitúa en una posición ladeada se produce un interesante halo en el contorno del motivo. En este caso suele ser lo más adecuado medir la luz en la zona sombreada y subexponer cerrando dos puntos el diafragma.
  • En el caso de que fotografiemos objetos traslúcidos debemos medir la luz en la parte más importante del motivo.
Luz difusa
  • Cuando existen en el cielo nubes muy suaves (no días nublados) que dispersan los rayos de sol, la luz llega al motivo con suavidad y se reducen las sombras profundas que produce el pleno sol. Las tonalidades de los colores se uniformizan y disminuyen los contrastes entre colores oscuros y claros, de manera que podemos mostrar ambos con toda su riqueza. En los paisajes se pueden obtener todas las tonalidades de verde con la misma brillantez y en los retratos de captan mejor los tonos de la piel y se equilibran más fácilmente con el entorno.
Luz difusa
Cuando la luz del sol está tamizada por nubes altas que no lo ocultan por completo podemos captar todos los detalles tanto de las zonas iluminadas como de las que se encuentran a la sombra.
El alba y el crepúsculo
  • La salida y la puesta de sol producen en ocasiones una serie de atractivos colores y tonos que pueden tener suficiente interés por si mismos o bien podemos emplearlos como fondo de otro motivo, el cual suele quedar en las sombras si no tiene luz propia, al ser necesario calcular la exposición para el cielo.
  • En este momento del día los colores de cielo cambian con rapidez, por lo cual podemos hacer varias tomas y escoger la que nos ofrezca los matices más interesantes. También varía la cantidad de luz así que habrá que controlar la exposición con frecuencia.
  • Al haber poca luz debemos emplear una película rápida y un objetivo con gran abertura, ISOs altos en caso de usar una cámara digital o bien un trípode u otro soporte improvisado para que no vibre la cámara al realizar exposiciones largas.
  1. Consideraciones sobre la composición fotográfica

  • Saber utilizar nuestra cámara, conocer cómo afecta a la imagen el emplear una u otra abertura de diafragma, una u otra velocidad de obturación, es el primer paso para realizar buenas fotos.
  • Ahora bien, por mucho que dominamos los ajustes de la cámara de fotos y seamos capaces de modificarlos con los ojos cerrados, nuestras fotos no pasaran de vulgares si no prestamos atención a la composición de la imagen. Estarán nítidas y bien expuestas, sí; pero dirán muy poco a quien las mira.
  • La composición de la imagen es el modo en que se organizan los elementos de la fotografía. El mundo tiende a ser caótico, y el fotógrafo debe organizar ese caos si quiere que sus fotos digan algo. El fotógrafo principiante puede pensar: “Bien, en un estudio se pueden organizar los motivos como el fotógrafo quiera, pero, ¿y fuera del estudio? El fotógrafo no puede cambiar de sitio un coche, un árbol, un edificio para organizar la imagen”. Es cierto, no puede, pero tampoco suele ser necesario.
Real Jardín botánico de Madrid

  • En algunos casos, como en el de un coche molesto, quizá sea mejor volver en otro momento a sacar la foto, cuando el coche se haya ido. Pero en la mayoría de las ocasiones se puede componer la imagen y organizar sus elementos simplemente variando el encuadre: acercándonos o alejándonos, variando la distancia focal, subiendo o bajando el punto de vista, moviéndonos alrededor del motivo buscando algo que oculte los elementos que molestan o sobran en la imagen, abriendo el diafragma para reducir la profundidad de campo y que los elementos molestos aparezcan borrosos.
  • El primer paso para una buena composición es identificar claramente el punto de interés (puede ser un elemento o un conjunto de elementos relacionados), es decir, qué queremos mostrar a quien mire nuestra foto. Una vez hecho esto, todos los demás elementos de la imagen deben contribuir a reforzar el motivo principal. Si no es así, distraerán la atención y competirán con el motivo principal restando fuerza a la imagen. En  cuyo caso lo mejor buscar la manera de eliminarlos del encuadre bien sea moviéndonos, cambiando de óptica o de cualquiera de las maneras que hemos comentado antes. Hemos de tener en cuenta que, cuantos más elementos contenga nuestra imagen, más difícil será de componer.
  • Bien, ya sabemos que la composición es importantísima para lograr una buena fotografía y también sabemos qué recursos tenemos para organizar los elementos de una imagen. La siguiente pregunta que debería asaltar al fotógrafo aficionado es: vale, ¿y cómo es una buena composición?
  • Afortunadamente existen reglas de composición, trucos sencillos de aplicar que nos ayudan a organizar correctamente la imagen. 
  1. Las reglas de composición fotográfica
  • Existen una serie de reglas de composición que pueden ayudarnos a la hora organizar de forma armónica los elementos de una fotografía. Son reglas sencillas y muy fáciles de entender y de aplicar. Casi todos los fotógrafos un poco avezados las conocen, y aquí os muestro las más interesantes para quienes os iniciáis en la fotografía.
La regla de los tercios
  • Sin duda la más conocida y empleada. Nos ayuda a colocar en su lugar los elementos más importantes de la imagen. Habitualmente, los fotógrafos sin experiencia colocan el motivo de interés o el horizonte justo en el centro de la imagen. Eso, normalmente, no es lo más adecuado. ¿Por qué? Quizá porque es demasiado predecible, y aburrido. La regla de los tercios nos ayuda a colocar los elementos de una forma más armónica e interesante.
Refla de los tercios
El horizonte está sobre la línea superior, en tanto que las personas sentadas se encuentran sobre uno de los cruces de líneas.
  • Esta regla surca el encuadre con 2 líneas horizontales y 2 líneas verticales dividiéndolo en nueve porciones iguales. Esta división aparece en las pantallas de muchas cámaras fotográficas para facilitarnos el trabajo. Los cuatro puntos donde se cruzan las líneas son los puntos visualmente más fuertes, donde sería interesante colocar el centro de interés de la fotografía. Las líneas también nos ayudan a decidir donde colocamos el motivo o el horizonte.
  • Este último podemos alinearlo con una de las dos líneas horizontales. Decidirnos por la superior o la inferior dependerá de lo que tenga más importancia o resulte más atractivo en la imagen y que, por tanto, deberá ocupar más espacio: ¿el cielo o la tierra? Por su parte, los motivos verticales los alinearemos con alguna de las dos líneas verticales.
Las líneas
  • Las líneas son elementos muy poderosos en la composición fotográfica, ya que ayudan a dirigir la mirada del espectador a los puntos clave de la imagen. Las líneas están en todas partes, aunque el fotógrafo novel  no se percate al principio. Pueden ser visibles, como las que forman los límites de un camino, o invisibles, como las que crean las miradas. Si en una fotografía aparecen unos ojos mirando en alguna dirección, quien mire esa imagen seguirá la dirección de esa mirada en busca del objeto que observaba el modelo. También los objetos estáticos e inanimados pueden indicar direcciones que nos ayudarán a colocarlos en el encuadre.
Líneas de composición
Observa como la línea que indica la posición del cuerpo de la cabra y las líneas del camino apuntan a los excursionistas que se adentran en las montañas.
La dirección de los objetos
  • La dirección que siguen los objetos nos puede ayudar también a colocarlos en el encuadre. Generalmente, los motivos en movimiento (personas, coches, animales…) se colocan con la mayor parte de espacio vacío en el lugar de su dirección, es decir, se colocan entrando en el encuadre.
La dirección en la composición fotográfica

  • Esto también puede aplicarse a las miradas. Generalmente, y a no ser que el fotógrafo tenga un buen motivo para hacer lo contrario, la mayor parte de espacio vacío aparecerá en la dirección de la mirada de personas o animales.
Las formas en "S"
  • Esto está estrechamente relacionado con las líneas. Las fotografías que incluyen curvas en forma de “S” atravesando el encuadre suelen ser muy atractivas. Estos elementos facilitan la composición al dirigir la mirada del espectador; además transmiten sensación de movimiento.
Líneas en forma de S
La forma en "S" del muro crea una línea que dirige la mirada del espectador a lo largo de la imagen.
Los marcos
  • En ocasiones, simplemente moviéndonos un poco, podremos colocar unas ramas, un pórtico, unas rocas… en el primer término de la imagen que nos proporcionará un marco para nuestra fotografía. Los marcos bien empleados en las fotografías suelen resultar muy atractivos. Añaden profundidad e interés a la imagen.
Enmarcar la imagen
La inclusión en primer término de los tulipanes crea un marco para el reloj de la torre y forma una atractiva imagen. Sin ellos, la foto sería muy común y perdería interés.
  • Como las reglas de cualquier otro arte, las de la composición fotográfica no son rígidas e inamovibles, pero haremos bien en seguirlas por lo menos hasta que las dominemos y nos salgan de forma natural sin tener que pensar antes de transgredirlas.


jueves, 21 de abril de 2016

2ºESO Y 4º ESO GRADO DE ICONICIDAD DE LAS IMÁGENES